Buscar en este blog

Seguidores

23 ago 2020

Fields - Fields (1969)

Sigue la pandemia y pues ya que desde hace un mes o más, no he publicado nada, así que ahí les va un clásico del heavy psych, el cual estaba mal remasterizado, ya que era una mala transferencia del LP original del 69, así que le hice algunos ajustes, entre ellos, lo ecualicé bien, quitándole bastantes rangos bajos y medios y aumentándole un poco los agudos, así como también le corregí el tono, ya que el disco original no sonaba tan grave y eliminé un pequeño click (del vinilo) que aparecía en una canción, por lo que aquí tienen una experiencia lo más fiel posible al disco original de 1969.

La historia de los Fields comienza en 1965, cuando el guitarrista Richard Fortunato y el baterista Steve Lagana, quienes formaban parte de un grupo de garage llamado los Preachers, se salieron y se fueron cada uno por su lado, Fortunato con los Vejtables (uno de los primeros grupos sanfranciscanos en salir) y Lagana con Johnny Rivers, luego se volverían a reencontrar cuando se unieron al bajista Patrick Burke para formar a los W.C. Fields Memorial Electric String Band, quienes colgaron un par de sencillos en 1966, luego en 1967 cambiarían su nombre a ESB (abreviatura de Electric String Band) y colgarían otro sencillo.

Para 1968, volverían a cambiar de nombre, esta vez a Fields y se reinventarían como power trio (teniendo en cuenta que en sus encarnaciones pasadas había 5 miembros), influenciados tanto por los grandes tríos de poder como Cream, Hendrix y Blue Cheer como por los Beatles y el soul. A principios del 69, firmaron un contrato con la disquera UNI y poco después sacaron su primer y único disco de larga duración que es el que hoy vamos a reseñar, lo que los ayudó a hacer extensas giras a lo largo de los Ángeles, California (su lugar de origen), alternando con otros grupos que estaban apunto de hacerse populares como Stack, The Hook, Alice Cooper, Zekes, The Illinois Speed Press, Supachief, etc. Así como también fueron abridores de grupos como Led Zeppelin, Canned Heat y los Doors.

En 1970, se separaron, cuando su bajista Patrick Burke decidió entrar a la secta hippie/new age del Padre Yod y consecuentemente formando parte de su grupo de psicodelia experimental Ya Ho Wa 13, además de cambiar su nombre a "Sunflower".

La música de Fields se puede definir como un heavy psych que combina sin prejuicio alguno elementos de blues, soul y pop, por lo que lo considero un trabajo bastante diversificado pero que mantiene su esencia pesada y psicodélica, por lo que podría ser difícil de digerir para algunas personas que esperaban un trabajo más oscuro y tosco, pero les aseguro que después les gustará.

El disco abre con Elysian Fields, donde muestran sus intenciones de ser un power trio potente y pesado con sabor lisérgico, pero que está abierto a la experimentación con la música negra, pues incluye a unas coristas negras, que según leí, eran las mismas que cantaban con Ray Charles. Por lo que podemos decir que Fields es un grupo un tanto único en su especie, ya que en su música se escucha cierto potencial comercial pero sin sonar ñoños, y tampoco sin vampirizar al pop con las guitarras propias de la psicodelia pesada.

El segundo tema es Bide My Time, el cual se podría decir que es un poco más convencional dentro del heavy psych, pues de alguna manera recuerda tanto a Blue Cheer como a Grand Funk y a Cream, sin embargo, se termina con un final un tanto experimental, que algunos han hecho notar que suena un tanto proto-Ya Ho Wa 13, por lo que tal vez esto influyó en Patrick Burke cuando se unió al grupo del Padre Yod en los 70's. Temón.

El tercer tema es Take You Home, un blues ácido, pesado y cachondo que recuerda a Cream, pero con unas guitarras más limpias y además, el tono cachondo de la música va con las letras que sugieren un encuentro sexual con una chava. También como dato adicional, esta canción fue versionada primero por los japoneses Speed, Glue & Shinki en su segundo disco de 1972 y luego por los filipinos Juan de la Cruz, de quienes el bajista insiste en que es una canción de su autoría cuando de hecho en el disco de Fields dice que es de la autoría del guitarrista Richard Fortunato, además de que la versión de Fields salió en 1969, mientras que las de Speed, Glue & Shinki y Juan de la Cruz salieron en 1972 y 1973 respectivamente.

Jump On You es el tema más soulero del disco, en el que vuelven a incluir a las coristas negras, sin embargo, las intenciones pesadas y psicodélicas del grupo también hacen gala, así como también las letras y el tono cachondo de la canción nos hacen sugerir algo relacionado con el sexo.

Sun Would Set es la canción más popera del disco, con un ritmo un tanto baladesco y sentimental, se asemeja bastante a Hey Jude de los Beatles, incluyendo ese coro pegadizo del final que va "Ah, we love you! Let us get together now!", que bien podría ser coreado en un concierto.

Love Is The Word condensa las intenciones más experimentales y camaleónicas con las de un power trio fiel a su psicodelia pesada, pues aquí hay de todo: blues duro y guitarrero, psicodelia ácida, pop experimental que recuerda al Sargento Pimienta y soul que incluye secciones de metales y coristas femeninas negras, así como letras idealistas y hippies que hablan del amor de una forma abstracta, todo esto en una ambiciosa obra de más de 18 minutos de duración, mostrando también en parte el impacto que tuvieron Iron Butterfly con su obra maestra In-A-Gadda-Da-Vida en los futuros grupos de heavy psych, quienes a como diera lugar, querían tener su propia canción larga que ocupara todo un lado de un disco.

Disco recomendado a todos los fans de la psicodelia, incluso si tiene ciertas irregularidades a lo largo del disco que lo hacen un tanto difícil de digerir. Este es un clásico del heavy psych que estoy seguro de que muchos grupos anhelan con tener un disco de este nivel como mínimo.


1 jul 2020

The Underground Electrics/The Firebirds/The 31 Flavors - Discografía (1968-69)

La cuarentena sigue y de alguna manera ya me he acostumbrado a vivir encerrado, no extraño para nada a aquella asquerosa "normalidad" y es más, cada día odio más a la burguesía y a sus estúpidos aliados, ya sea a los traidores de clase, las otras clases o a los grupúsculos "progresistas" que piden con vehemencia ser incluidos dentro del proyecto capitalista, pero la cosa no termina ahí, hace días, el "exitosísimo" y "multitrillonario" de Ricardo Salinas Pliego salió a dar unas declaraciones que me hicieron encabronar, ya que el muy mierda ahuevo quiere que se "reactive la economía" en medio de la pandemia, y en su cuenta de Twitter declaró lo siguiente: "El trabajo dignifica nuestras vidas; les da significado y sentido. Por ello es importante defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad". Este hijo de la chingada lo que quiere es que toda su mano de obra barata regrese para seguirla explotando sabroso y él se siga enriqueciendo. Y así, los estúpidos progresistas liberales, lejos de ser una buena alternativa que se muestra contestataria y que tiene buenas soluciones a los problemas, crean teorías absurdas que lo único que buscan es ofuscar las tensiones sociales con pendejadas sobre la opresión a grupúsculos identitarios y a los que insistimos con el análisis marxista de la problemática social, somos calificados de "fascistas", "conservadores", "tankies", "reduccionistas de clase", etc. E incluso, pueden llegar a justificar la explotación hacia el obrero como una mera cuestión de culpa individual, haciendo todo un acto de cinismo y deshonestidad política e intelectual. Pero en fin, este post no es para expresar mis quejas políticas, ni tampoco para darles motivo a los niños rata estúpidos y vengan a dejarme comentarios llenos de insultos que van directo a la bandeja de spam.

Hoy les traigo esta trilogía de discos hechos por un grupo de músicos de sesión cuyas identidades permanecen desconocidas desde hace más de 50 años, se dice que posiblemente pudo haber sido algún grupo de soul, pero tal rumor me parece falso, ya que la influencia del género es mínima, además de que los músicos no suenan como negros, sino que su música tiene un sabor garagero muy marcado, lo que me hace tener cierta seguridad de que se trataba de músicos blancos y jóvenes que conocían perfectamente el panorama del rock de la época, también otra cuestión en debate es su nacionalidad, pues existen algunas fuentes que afirman que se trataba de un grupo británico, pero el hecho de que la disquera Crown, que era una subsidiaria de Modern Records, la cual estaba establecida en los Ángeles, California, también habría que afirmar que la mayoría de grupos ingleses no tenían un sonido tan pesado, ácido, crudo, oscuro y sucio, además de que las influencias del garage rock fueron casi exclusivamente de América (el continente), por lo que con absoluta certeza puedo afirmar sin temor a equivocarme de que estos músicos eran de Estados Unidos y probablemente eran de los Ángeles, por lo que no sería improbable que estos músicos conocieran bien a los grupos de la escena local como Stack, The Hook, Fields, Zekes, Illinois Speed Press, Alice Cooper, Supachief, Strawberry Alarm Clock, Steppenwolf, T.I.M.E., entre otros y que incluso, alguno de los que tocaron en estos discos, fuese miembro de alguno de esos conjuntos.

Otra cosa que habría que mencionar es que Crown Records se dedicó mayormente a lanzar discos de lo que hoy conocemos como exploitation, que básicamente se trata de discos de bajo presupuesto, grabados por músicos anónimos y que generalmente tienen una producción cruda y algo rudimentaria, en estos discos lo que podemos encontrar son generalmente versiones (o refritos, como les decimos en México) de canciones populares en ese momento que varían de calidad o composiciones originales que suenan extrañas, estrambóticas, inusuales, subterráneas, crudas (todo esto no lo digo en mal plan) y hasta de mal gusto (sí, cuando escuchen estos discos, ya sabrán por qué lo digo). Estos discos, irónicamente, están hechos con intenciones abiertamente comerciales, ya que generalmente fueron intentos de disqueras de bajo presupuesto de incursionar en el mercado de algo que está de moda en ese momento, pero los resultados finales suelen ser generalmente anti-comerciales, por lo que muchos de ellos han llegado a generar un fervor casi religioso o más bien, un culto entre coleccionistas empedernidos, melómanos que gustan de cosas extrañas y hasta pseudo-arqueólogos del ciberespacio. Estos discos comenzaron a perder relevancia en los 70's, cuando las discográficas empezaron a ser menos punitivas con los músicos en cuestiones legales, y además, dejaron de ser productos que en algún momento pudieron haberse vendido más o menos bien, por lo que pronto dejaron de producirse al punto de desaparecer, ya que además de todo, se les llegó a considerar como productos kitsch o de mal gusto.

Musicalmente hablando, los Underground Electrics/Firebirds/31 Flavors compartían más con Blue Cheer que con Jimi Hendrix, Grateful Dead o cualquier grupo hippie de la época, pues citando al bajista Dickie Peterson, el describía a su grupo de esta manera: "los hippies solían besar bebés y comer flores, nosotros comíamos bebés y besábamos flores", dando a entender el motivo por el que Blue Cheer fueron considerados el grupo menos agraciado de San Francisco por algunos de los personajes más reconocidos como algunos miembros de Jefferson Airplane y Grateful Dead, pero los Firebirds iban aún más allá de ser simplemente un grupo visceral, pues su música es una gran definición de lo que significa "malviaje", lo que vemos aquí es un fiel retrato del lado oscuro de los 60's, desde los acontecimientos mundiales del 68 hasta la masacre de la Familia Manson, la guerra de Vietnam, los acontecimientos del festival de Altamont, los experimentos del Fondo Monetario Internacional en América del Sur, el Avandarazo, etc. De esta manera, los Firebirds crearon un heavy psych que además de sonar pesadísimo, crudo, directo, sucio y demoledor, también sonaba a un malviaje de LSD, de imágenes oscuras, siniestras y devastadoras de un futuro funesto que ya olía a podredumbre.

Ahora sí vamos con los discos:

The Underground Electrics - Hey Jude (1968)
De sus tres discos, este es el más blusero, pero también es el menos agraciado, pues por un lado, tenemos a un cantante de lounge o de country que se escucha viejo y cansado y que suena completamente fuera de lugar, y por el otro, tenemos una versión de pésimo gusto de Hey Jude que le da título al disco, por lo que podemos aseverar que aquí había ganas de lucrar con el público joven que estaba completamente imbuido en la psicodelia y otras ondas de la época.

La versión de Hey Jude, no hace falta describirla más, como dije, es de pésimo gusto, está tocada con las... Aunque muchos podrían terminar amándola precisamente por esto, es tan grotesca que conmueve.

En el siguiente tema tenemos una versión de Crossroads de Robert Johnson al estilo de Elmore James, incluyendo sus variaciones en la letra, y aunque la voz suena completamente fuera de lugar, la interpretación de los Firebirds es para quitarse el sombrero.

Boogie Chillen es más que nada una variación mayormente instrumental (afortunadamente) de un tema homónimo de John Lee Hooker, y aunque no hay muchos solos de guitarra, la interpretación es excelente.

The Syndicator es otra variación de un tema de John Lee Hooker, que otra vez tiene alteraciones en las letras y una interpretación vocal que hace preguntarnos, ¿Por qué carajos tuvieron que incluir a un cantante que no suena nada familiarizado con el rock y que por lo tanto, no se acopla con el estilo que maneja el grupo? Son misterios de la vida, pero afortunadamente los Firebirds vuelven a hacer un trabajo muy meritorio.

No Love In My Heart es un tema de Elmore James (el blusista preferido de Jimi Hendrix) que está interpretado en un modo más de rhythm and blues cincuentero, el cual suena excelente, y aquí el cantante no suena tan mal como en las otras canciones.

Goodbye Baby es una variación de otro tema de Elmore James (¿Por qué tanta obsesión con él?), pero con las letras cambiadas. Aquí aparecen todos los miembros de los Firebirds, incluyendo el vocalista de la voz ronca.

No estoy seguro si Queen Bee se trate de una canción original o si se trate de alguna variación instrumental de algún estándar del blues, si alguien que conozca más de blues puede corregirme, bienvenido, pero lo que sí puedo decir es que la interpretación me recuerda muchísimo a la época de los Yardbirds con Jeff Beck y a los primeros años de Led Zeppelin.

Sunnyland es otra rola de Elmore James, aquí lo que veo es algo misterioso, pues no sé si la disquera o el grupo estaba obsesionado con el gran blusista, ya que al menos un 50% o más del disco está compuesto por interpretaciones de sus composiciones.

Dark and Dreary y Dust My Blues son del mismo autor, y como siempre, la ejecución instrumental es excelente, pero la voz está fatal.

The Firebirds - Light My Fire (1969)
En este segundo disco, en el que hay un cambio de nombre y también, un cambio de vocalista, se escucha a este grupo mucho más acoplado y más psicodélico, la influencia del blues está menos presente y los músicos están mostrando lo que mejor que sabían hacer: heavy psych.

El cambio de vocalista fue algo que notoriamente mejoró al material y a la ejecución instrumental del grupo. Pues este nuevo vocalista suena completamente acoplado con el grupo, su voz rasposa, de garage rock, que suena entre James Lowe, Steve Morgen y Bob Dylan, simplemente funciona perfectamente con el estilo que manejaba la banda. Pero eso no es todo, las canciones suenan mejores, más interesantes y más enérgicas, con un sonido mucho más lisérgico y crudo.

El disco comienza con un refrito instrumental de Light My Fire de los Doors, al que titularon Warm Up, no sé por qué, posiblemente sea por error de impresión, el cual es una especie de lounge psicodélico de guitarras limpias y un ritmo a tono de jazz ligero bailable que coquetea con el rock ácido, y aunque sigue siendo un intento oportunista de atraer al público joven, está muy bien hecho, los músicos suenan impecables aquí.

La siguiente canción titulada Delusions, sigue con las guitarras limpias y es que se trata de una balada de rhythm and blues que suena un tanto deudora con la primera época de los Rolling Stones, pero la interpretación vocal le da un sabor muy garagero que la hace aún más interesante y cálida, pero lo mejor está por venir.

Reflections es heavy psych de altos vuelos acompañado de una atmósfera siniestra y brutal que fácilmente pudo haber hecho que este grupo se codeara con grandes como Blue Cheer, Mariani, Frijid Pink, Stone Garden, Smack, Bolder Damn y los Bulbous Creation. Con una guitarra bestial que no dudaría ni tantito que fuese influencia para los grupos de doom metal de los 80's, una batería crudísima y un vocalista que recuerda tanto a Kelly Green como a un Demis Roussos desgarrador. Luego incluirían una versión instrumental en el disco de los 31 Flavors a la que titularon Distortions of Darkness, que es todavía más pesada.

Bye Baby es un blues que incluyeron también en el álbum de los Underground Electrics, aquí no canta el cantante viejo y cansado de lounge, sino el vocalista que acompaña a la mayoría de las canciones de este disco. Musicalmente recuerda a las interpretaciones de canciones de blues que hacían Blue Cheer o incluso a su obra maestra Babylon.

Gypsy Fire suena entre Blue Cheer y Jimi Hendrix, aunque también oigo reminiscencias de la escena de Detroit, de grupos como Dick Rabbit y Frijid Pink, aunque sinceramente dudo que los músicos implicados en este proyecto escucharan a tales grupos, pero la similitud es impresionante, por el fuzz tan pesado, las atmósferas psicodélicas y la producción tan cruda.

Free Bass es un jam, que en realidad está dividido en tres partes (las otras dos están incluidas en el disco de los 31 Flavors), y que de alguna manera recuerda a grupos como Cream y Iron Butterfly, aunque con una ejecución más garagera.

No Tomorrows recuerda tanto a Blue Cheer y Jimi Hendrix, como a algunos de los mejores grupos de heavy psych de la época como Stone Garden, Glass Sun, Frijid Pink, The Hook, etc. Es psicodelia pesadísima, con un fuertísimo sabor a garage rock y una ejecución magistral (para su estilo, no me linchen).

El disco termina con Light My Fire, que en realidad no es la canción de los Doors, y tal vez esta es la que debió haberse titulado como Warm Up (que en español se traduciría como "calentando" o algo así, seguramente en referencia a la práctica de calentamiento con los instrumentos) pues es otro jam, esta vez de blues/boogie rock, con una guitarra tan buena que fácilmente podría verse al tú por tú con Jeff Beck o con Eric Clapton.

The 31 Flavors - Hair (1969)
Esta es la tercera y última entrega del grupo, que de alguna manera es más inconsistente que la anterior, pero más pesada y oscura.

El disco inicia con una versión del tema del musical Hair, que básicamente está tocada en modo de banda de garage, todo elemento festivo, optimista y de soul queda eliminado por una ejecución que supongo, intenta imitar a Jefferson Airplane en el Surrealistic Pillow, pero termina sonando más a la de una banda de garage de mediados de los 60's, con el mismo vocalista ronco del otro disco, esta vez haciendo una especie de imitación de Bob Dylan en Subterranean Homesick Blues, que es esta especie de proto-rapeo grasoso derivado del talking blues (que básicamente no es blues, sino country), por lo que me atrevería a decir que esta versión es como una especie de perversión de los ideales hippies, una especie de visión aterradora de lo que vendría para el verano y el otoño del 69.

Después llega otro tema del musical Hair, Aquarius (Let The Sunshine In) que viene acompañado de una voz femenina (yo supongo para intentar imitar a Jefferson Airplane y otros grupos de la época que tenían cantantes femeninas), aunque curiosamente, la cantante no es muy buena que digamos y la versión no es nada memorable, a excepción de algunos guitarrazos que llegan a escucharse en el fondo, por lo que yo supongo que fue incluida aquí nada más por rellenar.

Protest es la primera canción original incluida en este disco, y está en clave de heavy psych con guitarras limpias, que suena muy similar a un grupo llamado Joshua, del que ya hemos hablado aquí, aunque con un tono más oscuro, drogado y depresivo.

Free Fuzz y Free Drum son las otras dos partes del jam que mencioné en la reseña del disco de los Firebirds. Los títulos explican bien de qué se tratan.

One-Two-Three-Four empieza como un tema de garage rock con guitarras limpias y un vocalista distinto que suena menos ronco, luego se transforma en un blues que recuerda a Blue Cheer pero sin la distorsión.

Real Far Out es en realidad un refrito de Steppin' Out de Memphis Slim, el cual (se supone) está basado en el que hicieron John Mayall y los Bluesbreakers en el 66, aunque la interpretación me suena más a como si fuese una interpretación de Mariani o de Blue Cheer, la carga de fuzz en la guitarra es inmensa y la ejecución general del grupo es machacante. Una interpretación demencial.

Distortions of Darkness se trata de la versión instrumental de Reflections, y es aún más pesada y oscura que la versión que se encuentra en el disco de los Firebirds. Por poco tiempo (teniendo en cuenta que este disco salió en 1969, de acuerdo a la mayoría de fuentes) se adelantaron a la oscuridad que se volvería el sello de los ingleses Black Sabbath, pero también de grupos gringos como Punch y los Bulbous Creation y por supuesto, del doom metal que vendría para los 80's, de hecho, existe un tema de Witchfinder General que me suena casi idéntico. El mejor tema el disco.

Ya que terminamos con las reseñas, les cuento que estos discos los conseguí gracias a un buen amigo brasileño que también es bloggero (Thank you, Nel!) y a un usuario de Soulseek, con excepción del disco de los Firebirds, que lo encontré en Rutracker.org, me imagino que los consiguieron ellos a través de algún programa como Deezloader, ya que los discos de los Underground Electrics y de los 31 Flavors son de origen WEB y se encuentran en plataformas de streaming, pero cuando por fin los escuché, me sorprendió el horrible trabajo de remasterización que hicieron en ambos trabajos, pues hicieron un horrible trabajo de remasterización que incluía inversión de canales, mala ecualización, volúmenes desnivelados para los canales y demás, por lo que tuve que hacer todo un trabajo para que sonaran más fieles a como salieron esas grabaciones en 1968 y 1969 respectivamente.

Desafortunadamente no pude conseguir los escaneos de las portadas y etiquetas del disco de los 31 Flavors, por lo que incluí la portada frontal en la mejor calidad que pude encontrar por ahí en la red.

También quiero comentarles que encontré otro sitio para almacenar los archivos que me ofrece las funciones que necesito, esta será la primer subida que hago ahí y espero que funcione bien.

Espero que disfruten estos discos, ahora que están disponibles en FLAC, porque son verdaderas obras maestras del heavy psych que no se pueden perder por nada del mundo.

La Familia Manson a modo de ilustración.

20 abr 2020

Sainte Anthony's Fyre - Sainte Anthony's Fyre (1970)


Seguimos en la cuarentena. El aburrimiento y la incertidumbre se han mezclado hasta un punto en el que es mejor aplicar la estrategia del conspiranoico-new age promedio de no ver las noticias y menos cuando la mayor parte de los periodistas que salen en los noticieros son gente cínica, vendida y doblemoralista, y no lo digo por defender al blandito de nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador, alias “el Peje”) con sus estúpidas políticas progres, sino, porque gente como Ciro Comes Mierda Gómez Leyva, Javier Alatorre o Joaquín López Dóriga, son tan anti-éticos, irresponsables y mierderos, que son capaces de incitar a que la gente salga de sus casas en plena pandemia con el único fin de joder al actual mandatario. Así, se vuelve preferible ver por 4 horas seguidas a Mr. Bean o ponerse a ver películas, que ver noticieros. Ahora, queridos lectores, para que no se me desesperen, pues es hora de colgar un nuevo disco por aquí, que es probable que ya conozcan o que al menos, lo tengan ubicado de vista.

Este es uno de esos discos que el listillo promedio que presume de ser muy conocedor del rock pesado subterráneo o de que le gusta la psicodelia dura, ignorará de su existencia o no le gusta porque suena muy lo-fi y crudo para su gusto, ya que él prefiere álbumes y grupos sobrevalorados e irrelevantes (Dígase: Leaf Hound, Captain Beyond y demás).

Este disco lo conocí por recomendación de un gran amigo sueco que ya lleva fácil uno o dos años desaparecido de la red, decidí escucharlo y desde la primera vez me gustó, por allá en la primavera del 2013, pues a pesar de que la calidad de sonido del disco parezca que fue grabado para una audición o que lo grabaron en una de sus tocadas con una grabadora de 2 pistas entre el público, aquí escuchamos a una banda con mucho potencial en su estilo: Hay energía desbordante, una atmósfera directa del garaje o el sótano, mucha lisergia, potencia y dureza, es decir: Los elementos necesarios para hacer un buen disco de heavy psych.

Sainte Anthony’s Fyre eran originarios de Trenton, Nueva Jersey (lugar que también vio nacer a Negative Space por este mismo tiempo), se formaron en 1967, después de que todos sus miembros colaboraran en diversas bandas de garage, bubblegum y soul. El grupo estuvo conformado por el baterista inglés Bob Sharples, el guitarrista Greg Ohm y el bajista Richy Helmke, luego en 1968, se les uniría Tom Nardi en el bajo, cuando Helmke tendría que irse a Vietnam a hacer servicio para la armada estadounidense.

Al estar representados por Dickie Diamond (quien representaba a Patti LaBelle), consiguieron tener un contrato con CBS y grabaron algunas canciones que hoy están perdidas. Luego, a alguien se le ocurrió la idea de que se fueran a grabar a un estudio de soul, en el que no grababan con amplificadores, sino que todos los instrumentos debían estar conectados a las consolas, por lo que se retiraron y con nuevos representantes, los programaron para los estudios Electric Lady donde al parecer no grabaron nada y finalmente el disco fue grabado en los estudios L&H de Nise Productions, Inc. En 1970.

El grupo logró tener cierta difusión en las estaciones de radio subterráneas su natal Nueva Jersey y en Philadelphia, así como también lograron abrirles a grupos como Fleetwood Mac, Grand Funk, James Gang, los Grassroots, Wishbone Ash y al grupo de Edgar Winter. Se separaron en 1973.

Ahora, a hablar de la música:

El debut y único disco de Sainte Anthony’s Fyre, es tal vez uno de los álbumes con peor calidad de sonido que he escuchado junto con la mayoría de la discografía del Three Souls In My Mind, el único disco de Smokin’ Willie, Emerges de Stone Harbour, Meet Your Ghost de Vulcan, Opens Your Mind de Joshua o las grabaciones del San Francisco’s Shiver y de la JPT Scare Band, pero con la diferencia (esto en referencia al Three Souls y la JPT) es que aquí hay un grupo con mucho talento de por medio, con un sonido potente y machacón, un disco donde no hay canciones malas y todas brillan a pesar de la poca o nula producción.

La música de Sainte Anthony’s Fyre puede definirse como un heavy psych pesadísimo que bebe tanto del rock ácido de Jimi Hendrix y Cream como del garage rock tardío de fines de los 60's, así como de grandes grupos de psicodelia dura de la época como Grand Funk, James Gang, Blue Cheer y Mountain.
El bajo está omnipresente en toda la grabación, y me sorprende que suene tanto a pesar de la falta de producción, ya que en este tipo de producciones, lo que siempre se pierde es el bajo y aquí el sonido del bajo de Tom Nardi es similar al de un contrabajo y suena muchísimo, sin embargo, también por momentos, llega a prender el fuzz y suena brutal, su estilo de alguna manera recuerda a Mel Schacher y a Felix Pappalardi, mientras que el guitarrista Greg Ohm les hace homenaje a Jimi Hendrix y Leigh Stephens, con fuzz potentísimo, y el baterista Bob Sharples, sin ser virtuoso, cumple con su labor como parte de la base rítmica, compensado con las líneas virtuosas de Nardi y Ohm.

El disco inicia con Love Over You, la cual comienza con un riff de bajo que parece una mezcla entre Mel Schacher y James Jamerson, mientras que el resto de la canción desborda sensualidad y lisergia, con un ritmo insistente y una guitarra que nos trae a la mente lo mejor del OutsideInside (disco que le da nombre al blog), el grupo logró crear una melodía super pegajosa que bien podría ser la envidia de cualquier grupete sueco insípido que dice tocar “retro rock”. Uno de los mejores temas del disco.

En el segundo tema tenemos a Get Off, que suena como a una especie de mezcla entre el disco rojo de Grand Funk y Jimi Hendrix, con un ritmo de nuevo insistente y pegadizo, pero esta vez más funky, otra vez el grupo vuelve a derrochar sensualidad, incluso en la letra.

Le sigue Summer Fun, que según el baterista Bob Sharples, está inspirada en una patoaventura que tuvieron con unas groupies y un travesti, en la que el guitarrista Greg Ohm terminaría vistiéndose de mujer. Según el mismo bataco, la canción tiene influencia de Canned Heat, aunque también le noto cierto parecido con Blue Cheer.

Starlight era la canción que usaban en los conciertos para hacer jams extendidos de hasta 25 minutos, en donde cada uno de los integrantes hacía un solo con su propio instrumento. La canción suena funky por donde se le vea, y los ecos de Grand Funk se vuelven a notar.

Lone Soul Road es una canción pesadísima, tocada de forma lenta y blusera. Aquí estamos ante heavy psych de altos vuelos. Con el omnipresente bajo fuzzeado de Nardi y el riff pesado de Ohm, estamos ante una canción que desprende psicodelia por donde sea, esta es sin duda, una de las canciones que cualquier grupete de poseros que tocan “stoner doom” hubiese dado por haber compuesto y tenerla en uno de sus discos. Un temón de aquellos.

With Your Beau suena a los Thunder and Roses, Mount Rushmore y los American Blues, con un poco de Blue Cheer, Hendrix y Deep Purple, hay un ritmo más veloz y guitarras de heavy psych. Una de las más enérgicas del disco.

Chance of Fate bien podría ser la gemela de Lone Soul Road, con su ritmo lento y pesado con su insistente bajo fuzzeado y la atmósfera lisérgica. Aquí es donde pregunto: ¿Por qué no hicieron más discos? El grupo tenía talento de por medio, su música irradia ganas y energía, no por nada les abrieron a grandes como Fleetwood Mac y Grand Funk, por lo que me imagino que sus conciertos deben haber sido toda una experiencia. Y también me hace preguntarme: Existiendo discos tan buenos como este, ¿Por qué hay tanto tipejo posero mamando a grupos tan anodinos como Leaf Hound?

El disco finaliza con Wet Back, que suena como un homenaje “heavy” a Jimi Hendrix, aunque con ecos de Grand Funk, Mount Rushmore y de los angelinos Fields también. Su estilo es medio soul, medio blusero y muy psicodélico, muy enérgico y pegajoso, un tema excelente para cerrar un disco tan bueno.

Ya que terminamos de hablar de la música, quiero decirles de última hora, hoy 3 de Julio del 2020, que tuve que editar el audio en Audacity, ya que escuché un ripeo de LP original de 1970 en el Youtube y me di cuenta de que la Rockadrome hizo todo un desmadre con el sonido del disco, haciéndolo sonar casi como si fuese un demo de audición, gracias a la pésima ecualización que le hicieron que tenía los rangos medios hasta el tope y además, habían invertido los canales, haciéndolos sonar al revés, también hicieron el pecado del brickwalling, por lo que lo estoy resubiendo para que por fin puedan escuchar este disco de la mejor manera posible, hasta que alguna disquera lo remasterice de forma correcta.

Si amas tanto al heavy psych como al rock ácido, este disco es imperdible.

Actualización del 26 de Agosto del 2020, a las 01:00am: He añadido un ripeo del vinilo original de 1970 en 24/96khz, la cual me la encontré en un sitio de torrents y que suena mucho mejor incluso que mi ecualización del remaster de Rockadrome.